電影是一門造形藝術:法國電影資料館館長暨龐畢度中心策展人的跨藝術之旅

電影是一門造形藝術:法國電影資料館館長暨龐畢度中心策展人的跨藝術之旅 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

多明尼剋.巴依尼
圖書標籤:
  • 電影
  • 藝術史
  • 法國電影
  • 視覺藝術
  • 策展
  • 文化研究
  • 電影理論
  • 藝術哲學
  • 龐畢度中心
  • 電影資料館
想要找書就要到 小特書站
立刻按 ctrl+D收藏本頁
你會得到大驚喜!!

具體描述

法國電影資料館館長與龐畢度中心電影策展人
電影與藝術的跨界之旅

  「展覽的企圖,乃是要初步刻畫齣一種:繪畫和電影之關係在心智層麵上的考古學,尤其是繪畫如何流嚮電影。」──多明尼剋.巴依尼

  本書書名啟發自法國國傢電影資料館創始館長亨利.朗瓦(Henri Langlois)所說的話:「默片電影是一門造形藝術。」在本書中,作者巴依尼以這個角度來看待整體的電影。多明尼剋.巴依尼是朗瓦的繼任者,在電影節目的排片傳統之外,他更開啟瞭一係列電影與當代裝置、視覺和繪畫等造形藝術的電影展覽對話關係。

  在新世紀的二十多年來,多明尼剋.巴依尼策劃過許多國際知名導演的專題迴顧展覽,並且跟歷史上共享著相關主題或意象的藝術作品一起展齣,舉凡法國詩意寫實名導尚雷諾瓦、美國驚悚電影大師希區考剋、法國新浪潮大導高達、義大利後新寫實大師安東尼奧尼、伊朗名導阿巴斯,乃至於中國獨立紀錄片導演王兵等,巴依尼都曾為他們量身策劃過大型的藝術展覽,並在法國、英國、義大利許多國傢展齣,他們的作品在美術館中展示,並和其它的形象性藝術進行遭逢與對比。

  電影進入美術館,於展牆之上展示,更能使它和其他藝術類型相互接近,並顯現其造形力量。巴依尼用比較視覺藝術的圖像學方法,穿針引線,勾連起電影如何是一門造形藝術的脈絡。

各界推薦

  林誌明(臺北教育大學藝術與造形設計學係特聘教授)專文導讀

  王君琦︱東華大學人文社會科學學院英美語文學係副教授
  王派彰︱影展策展人
  吳珮慈︱臺灣藝術大學電影係教授
  孫鬆榮︱臺北藝術大學藝術跨域研究所、電影創作學係教授
  黃建業︱臺北藝術大學戲劇係及電影創作研究所副教授
  劉光能︱巴黎第七大學法國文學(符號學)博士
  劉瑞琪︱陽明交通大學視覺文化研究所教授
 
電影與時代的交織:從銀幕到藝術的邊界探索 本書深入剖析瞭電影作為一門綜閤性藝術形式的獨特地位,及其在不同曆史時期與社會變遷中的互動關係。它不僅僅關注電影技術的演進或敘事手法的創新,更著眼於電影如何作為一麵時代的鏡子,映照齣深層的文化、政治與美學思潮。 全書結構分為三個主要部分:電影的“物質性”與感知、跨媒介對話與藝術譜係,以及策展實踐與公共記憶的構建。 第一部分:電影的“物質性”與感知 本部分著重於探討電影體驗的根源——光影的物理特性及其對觀眾感官的直接衝擊。 一、膠片的生命與時間的記錄 電影起始於機械與化學的結閤,本書細緻迴顧瞭早期電影感光材料的演變,探討瞭膠片本身所攜帶的“物質殘留”(material trace)。這包括對早期電影拷貝老化、褪色過程的分析,以及這些物理變化如何反過來影響我們對過去事件的感知。我們不再僅僅觀看影像,而是與承載影像的物質進行對話。這種物質性,是數字時代我們試圖重新捕獲卻又難以企及的核心。通過對特定修復案例的深入研究,揭示瞭“修復即再創作”的復雜倫理睏境。 二、光影的建築與空間錯覺 電影院的空間設計本身就是一種精心策劃的儀式。本章探討瞭早期電影放映廳,尤其是那些裝飾主義和現代主義風格的影院,如何通過建築語言塑造觀眾的期待與沉浸感。討論延伸至電影畫麵內部的空間布局——景深、焦距的選擇如何構建齣可供“行走”的幻覺空間。我們分析瞭特定導演(如安東尼奧尼或塔可夫斯基)如何利用長鏡頭和固定機位,將場景的“存在感”置於敘事之上,迫使觀眾關注環境本身的質感而非僅僅情節的推進。 三、聲音景觀的構建與非敘事維度 電影的聲音設計遠超配樂和對白。本書深入研究瞭“聲音景觀”(Soundscape)理論在電影中的應用,區分瞭“敘事性聲音”(如爆炸、對白)和“環境性聲音”(如風聲、機器的嗡鳴)。重點分析瞭那些刻意模糊或抽離聲音來源的片段,考察它們如何激活觀眾的聽覺記憶與潛意識聯想,從而構建齣超越視覺信息的心理深度。例如,對默片時代字幕卡的使用方式及其與現場配樂的互動模式的考察。 第二部分:跨媒介對話與藝術譜係 這一部分將電影置於更廣闊的藝術史背景中,考察其如何藉鑒、吸收並反哺其他藝術形式。 一、造型藝術對電影敘事的滲透 電影自誕生之日起就與繪畫、雕塑和建築有著韆絲萬縷的聯係。本章聚焦於“構圖的語言”:如何將古典繪畫中的光影處理(如卡拉瓦喬式的明暗對比)直接應用於攝影機調度中。我們考察瞭超現實主義運動對電影場景設計的顛覆性影響,以及戰後觀念藝術如何挑戰電影作為“再現工具”的傳統角色。特彆關注電影布景設計師的工作,他們是如何將二維平麵設計轉化為三維可供錶演的空間,並在此過程中體現齣雕塑般的物質性。 二、文學的結構與電影的時間重塑 與文學的關係不僅僅是改編。本書探討瞭電影如何藉用福柯或柏格森對時間流逝的哲學思考,打破綫性的敘事結構。通過對濛太奇理論的再審視,我們分析瞭非綫性敘事如何模仿人類記憶的碎片化本質。章節中對意識流電影的分析,揭示瞭導演如何試圖“視覺化”內部獨白,這種嘗試往往要求觀眾放棄傳統的因果邏輯,進入一種純粹的感知狀態。 三、劇場、舞蹈與身體的在場性 電影似乎是劇場的對立麵,但許多早期和實驗電影都深受舞颱錶演的影響。本部分考察瞭“身體在場感”在電影中的轉移與重構。從布萊希特對疏離效果(Verfremdungseffekt)在電影中的應用,到對特定舞蹈電影的分析,討論瞭肢體動作如何在框架內被“凝固”或“加速”,以及這種處理如何改變瞭觀眾對人物情感的理解。 第三部分:策展實踐與公共記憶的構建 最後一部分將視角從銀幕內部轉嚮外部的展示與闡釋空間,探討電影作為文化遺産如何被保存、篩選和呈現給公眾。 一、檔案的權力與遺忘的機製 電影資料館的角色遠不止於存儲拷貝。本章探討瞭“檔案選擇”本身的意識形態傾嚮。哪些影片被保存下來?哪些被邊緣化或遺棄?這種篩選過程如何影響我們對某個國傢或特定年代電影史的集體記憶?我們分析瞭技術過時(如特定格式的膠片或放映設備)對影片“可見性”的影響,並討論瞭數字化過程中的“去魅”效應——當物質載體消失後,作品的權威性是否隨之減弱。 二、展覽中的敘事重構 博物館和資料館的展覽設計是一門學問。本節研究瞭如何通過並置不同的電影片段、文物(如手稿、道具)和理論文本,來構建關於電影史的全新敘事。重點在於討論“策展人介入”的程度:策展人是忠實的闡釋者,還是主動的敘事構建者?不同主題的電影迴顧展如何通過其選片標準,引導觀眾對特定藝術傢的作品産生新的評價。 三、公共教育與批判性觀影的培養 本書最後強調瞭電影教育在當代社會中的必要性。這不僅僅是教授電影史知識,更重要的是培養觀眾識彆和解構影像語言的能力。通過分析針對特定群體(如學生、普通公眾)設計的導覽和講座模式,探討如何激發對電影背後經濟結構、意識形態植入的批判性思考,確保電影遺産的活力和相關性,而非僅僅是靜態的學術研究對象。 本書旨在提供一個多層次的分析框架,邀請讀者超越“故事”本身,去探索電影作為一種復雜、多義且不斷演變的藝術形式所蘊含的深厚文化價值。

著者信息

作者簡介

多明尼剋.巴依尼(Dominique Païni, 1947-)


  曾任法國電影資料館館長(1991-2000)、龐畢度藝術文化中心文化發展部門主任(相當於副館長),羅浮學院比較視覺藝術史學程電影史教授。他曾策劃過多個電影與藝術跨界大展,如:《希區考剋與藝術:命定的吻閤》、《考剋多:在世紀的思路上》、《米開朗基羅的凝視:安東尼奧尼與藝術》、《電影終於齣現!》等。他曾策劃國美館《數位之手:繪畫、素描、拍攝、數位操作》及颱北當代館威尼斯雙年展平行展《春德的盛宴》。除本書(2013)之外,另著有《電影,一種現代藝術》(1997)、《展示的時間》(2002)、《影子的吸引力》(2007)、《雲的吸引力》(2010)、《光線的吸引力》(2010)、《鏡子的吸引力》(2017)等書。

譯者簡介

林誌明


  臺北教育大學藝術與造形設計學係特聘教授及當代策展全英學程主任。法國高等社會科學研究學院博士,曾任國美館館長、巴黎第七大學訪問教授及颱大兼任教授。主要研究領域為影像研究、美學及法國當代思潮。主要譯著:布希亞《物體係》、傅柯《古典時代瘋狂史》、班雅明《說故事的人》、布赫迪厄《論電視》、硃利安《功效論》、傅柯《性史一》等書。著有論文數十篇以中文、法文、英文、義大利文齣版;最近專著為《解/嚴:颱灣當代藝術麵對戒嚴與解嚴》(2017)、《古典時代瘋狂史導讀別冊》(2016)、《米開朗基羅的當代對話》(2013)、《複多與張力:論攝影史與攝影肖像》(2013)。

圖書目錄

導讀 電影的兩種進路:進入展示空間及比較藝術史/林誌明
前言 展覽電影存在,我遇見過它
 
第1章 電影、銀幕及展牆
第2章 實驗,保存:亨利.朗瓦
第3章 最後的象徵主義者:雷昂斯.裴瑞
第4章 位於義大利電影起源的繪畫
第5章 從奧維德到雅剋.突爾納
第6章 觀看的迷途:論希區考剋作品中的透明投影
第7章 雷諾瓦傢族:從奧古斯特的廣域繪畫到尚的廣域鏡頭
第8章 「有如濕壁畫」的電影:保羅.吉歐裏
第9章 「烏托邦之旅」的迴憶:一個未實現展覽的筆記
第10章 鐵西區:王兵
第11章 一位穿著畫傢外衣的電影作者的肖像:安東尼奧尼
第12章 裝置中的地毯:阿巴斯.基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami)
第13章 看到自己消失的女人:愛麗斯.安德森
第14章 頭髮與捕捉
第15章 抗拒電影
第16章 由觀看人到參訪人:電影展覽小史英對照
 
 

圖書序言

  • ISBN:9786269668045
  • 叢書係列:灰盒子
  • 規格:平裝 / 320頁 / 14.8 x 21 x 1.9 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
  • 齣版地:颱灣

圖書試讀

前言

展覽電影存在,我遇見過它


  這部文章閤集齣版時,其他作者也在思考如下的主題:這個主題我不怕將之稱為電影由放映廳中遷移齣走的齣埃及記,而影廳是電影慣常及「自然」的場所。

  就如同我之前的兩本書 ,我的文本都是和展覽或排片規劃有關。隻有展示電影的事業給我寫作的欲望。即使我不能主張十多年來保持著一個有意識的策略,進而推動這些文章最後集結齣版,我仍然覺得我持續追求著一些固定的理念,它們比較不是來自對一些流行的設置(dispositifs)的信仰,而是以評論一路陪伴著電影在技術和觀眾層麵的演變。

  我曾在1990年代中期,衷心呼喚著電影展覽(l’exposition du cinéma)的到來,而且我不是獨自一人。不過這對我來說,乃是期待著一個由技術創新所帶來的去疆域化(déterritorialisation)。

  在擔任法國電影資料館(Cinémathèque française)館長期間,我即感受到必須深化[電影作為]第七藝術的藝術史和美學。在1980和90年代,電影資料館麵對著突然齣現的多重管道,它們使得個人可以近用電影文化資產受擴增的領域。在這個擾動的脈絡下,怎能不反省它們的電影文化傳承角色?

  1992年,我齣版瞭一本小冊子,題名為《保存、展示,我們不怕在此建立一座電影博物館》 。 那時我已因必須在影廳放映電影這單一模式之外,為電影藝術和觀眾之間發明新的關係而激動不已。如果我必須虛榮地自我肯定為「前趨者」(!),那麼我可以上溯至1980年代中期,那時我已和《電影筆記》(Cahiers du cinéma)的編輯們辯論著某些影廳必須「變身為藝廊」這個議題。這些影廳的誌嚮在「藝術與實驗」,但那時已使我感到不足以滿足某種「排片規畫」上的嚴謹或大膽,或者可說這是某種「策展」(curatoriale)層麵的嚴謹或大膽,如果要用今日大傢流行但來自於國外的語彙來說的話。

  電影展覽後來有瞭可喜的後續發展──即使其中某些仍缺乏此一嚴謹及大膽──以各種方式延伸瞭我的初衷。即使如此,我仍不會遺忘欣賞一部影片唯一有價值的體驗,這樣纔能認識電影所能給予的特殊感受:在影廳中的放映。這是我在「由觀看人到參觀人」一文中提齣的,這篇文章總結瞭這本閤集,而本書以「電影、銀幕及展牆」一文作為開端,這兩篇理論性的文章形成本書的脈絡框架,使收入的各篇文章產生共同聯結及收入本書的閤法性。

  一種新的展示形態於1990年代被發明瞭齣來,其中混閤瞭異質的技術──受照明的靜止影像及本身發光的動態影像、繪畫與投影、本原的造形藝術作品和數位複製的影片片段──那時我正在思考在東京宮(Palais de Tokyo)中建立法國電影資料館的更新計畫,以便在其中接待新的觀眾,這種新展示型態自然成為我必須參酙思考的對象。藝術界的遲鈍和行政人員的膽小怕事使得當時[法國]國傢電影中心負責者們阻止瞭這樣的進展,並加速使得電影資料館進入瞭新的危機。幸運的是,這樣的時段的短暫的,終止於柏爾西街(rue de Bercy),由法蘭剋.蓋瑞(Franck Gehry)所設計的法國電影館新館,在其中,塞吉.突比安那(Serge Toubiana)以其知性,剋勞德.柏希(Cloude Berri)以其具決定性的盛名領導著這個機構。

  這個堵塞不前的狀況將我引領至龐畢度中心,並在其中策畫瞭「希區考剋與藝術:命定巧閤」(Hitchcock et l’art : coïncidences fatales),這個展覽開創瞭這種新的展示形式。

  雷濛.貝魯爾(Raymond Bellour)在其《設置的爭論》(La Querelle des dispositifs)一書首章中,以扭麯(retors)來形容我的立場,說那是在「維持兩種藝術熱情間令人睏擾的平衡,其一是『展牆的呼喚』(l’appel des cimaises),另一個則是對電影永誌不渝的喜愛(不論是新電影或老電影,在每一次的評論介入中都一再申說)」。為何貝魯爾這位友人要將此一平衡視為扭麯,而那其實是一個刻意肯定的目標,並且負責明白地說齣那是個為電資館注入活力和拯救的策略?以我「對電影永誌不渝的喜愛」為名義,我覺得展牆可以促進電影和新的觀眾相遇。同樣地,[我在]1997年在弗賀內瓦(Fresnoy)所策畫的展覽,被貝魯爾當作呈堂證據,它的題名是「投影、影像的移動」 (Projection, les transports de l’image),描繪的不僅是這個移動中的發光現象,也描繪著電影影像走嚮其它屏幕的旅行……然而,這正是為瞭更好地迴歸電影銀幕。

  在這篇爭議文(disputatio)中,作者尋求「爭論」(!),但忽略瞭當時的機構性脈絡(電資館)、技術性脈絡(數位科技)及文化性脈絡(在影廳之外能近用作品),而那時乃是電影開始成為展覽的主題及載體。但我知道他畢竟深刻地瞭解電資館-博物館的重要性所在,而這的確也是我念茲在茲之事,以緻於他使兩者位置對調,把「電影博物館」的位置讓給瞭「法國電影資料館」。

  相反地,我不懂他為何擔心在展覽中散置的電影片斷,會產生他所謂的「眼可即與手可觸的幻象」(他認為因而很可能使人不必或不想去影院看完整部影片,體驗其完整時延,而這是電影的藝術價值的部份來源)。然而,難道他會認為(也許會吧!)評論和詩作的大河中齣現世界文學的大段引用會使人遠離文學作品,尤其這是由尚.史塔羅賓斯基(Jean Starobinski),喬治.普列(Georges Poulet)和羅伯托.卡拉索(Roberto Calasso)這些文學的大策展人(grands curators)所生產的。他難道也會認為壁畫、繪畫及雕塑的複製片段,齣現於厄文.潘諾夫斯基(Erwin Panofsky),羅貝托.龍奇(Roberto Longhi)或丹尼爾.阿哈斯(Daniel Arasse)的著作中時,可能產生「品牌形象及某種刻闆印象」,並使讀者或觀者遠離?相反地,文本的片段及造形上的細節不停地受到有效的運用以便靠近並置(s’approcher)。我並不認同他的憂慮,擔心展覽「取代」它所展示的影片,並且讓人以為如此即可獲得滿足(更甚於文本片段或畫作細節)。這個憂慮沒有根基,理由很簡單:在展覽中觀看者(spectateur)的位置並不是觀看者的單一位置。他是一位具移動性的(MOBILE)參觀者(visiteur),這樣的地位排除想像或是經歷任何可以比擬於觀者單一位置 所生的效果。

  貝魯爾提醒說,我主要的論點之一乃是展覽會產生影片間的比較。這正是因為觀者是具移動性的,纔能產生這樣的比較,而不隻是策展人強力作為所能產生的。觀看者的可移動性促使他進行比較,而這確實對電影思維帶來瞭真正的貢獻。

  我還可加上一點,即電影展覽,如果追求反省性的目標,會孕育想要觀看整部影片的慾望。我曾經親自多次感受到,甚至聽見參觀者錶達齣緊急想要看到 展齣影片的貪食慾望,而這是因為其展齣段落暗示說它整體是值得追求的!

  自從2005年起,法國電影館中的展覽,確證瞭我的信念。在看到[電影]展覽所聚集的人群可能不少於迴顧性影展時,我的樂觀可能會喪失。於是貝魯爾比較有道理?不,這是兩種不同的提案──電影展覽和迴顧性影展──兩者「雙贏」。

  本書中書寫雷昂斯.斐瑞(Léonce Perret)、義大利電影的源起、雷諾瓦、龐畢度中心高達展的文本,便是在此一討論視野中展開。而這些文本如果沒有以下的展示調度(mise en exposition)便不會存在:其中對象包括法國默片電影、歌劇天後電影、法國印象主義由畫傢父親到兒子電影作者的傳承及高達的即興之作。這些都是有關電影的新觀點,並且是因為展覽所允許的非慣常並置比較纔成為可能。

  但我更嚮前探索。

  正是這些展覽計畫,將影片片段相互貼近及對比,尖銳化我有關影像的堅持存留(la persistance des images)此一主題的反思,不論它的載體為何:包括繪畫、攝影、發光投影、雕塑、錶演……探討影像的堅持存留──或是它的迴返?此文章由奧維德的《變形記》(Métamorphoses)齣發討論至《豹族》(Cat People法譯La Féline, 1943),其題旨乃是隻有詩纔是時間過程中的再現承載者。

  在1980年代,由於塞吉.當內(Serge Daney)、尚-皮耶.烏達(Jean-Pierre Oudard)、巴斯卡.博尼澤(Pascal Bonitzer)的文本和雅剋.奧濛(Jacques Aumont)的繪畫敏感性,即便是在奧濛齣版《無盡之眼》(Oeil interminable)之前,便已進行瞭一次對藝術史的「迴歸」。

  這是「迴歸」,因為為瞭提升電影藝術至一高貴地位,電影的評論和美學並不是第一次以繪畫為參照。亨利.勒邁特(Henri Lemaître)1956年寫作《美術與電影》(Beaux-arts et cinéma)。亨利.朗瓦(Henri Langlois)要求觀眾以觀看塞尚或林布蘭畫作的方式來觀看羅塞裏尼(Rosselini)或杜甫仁科(Dovjenko)的影片。巴特勒密.阿濛古爾(Barthélémy Amengual)則曾以非-當代電影影像作為齣發點來研究安東裏奧尼(Antonioni)。

  剋裏斯瓊.梅茲(Christian Metz)衰弱的想像符徵(Signifiant imaginaire)仿佛是觀察到結構主義走嚮瞭絕路,在它之後,人們開始接受以某些藝術史的方法為齣發來思考電影。它們初始姿態由本書中的一些文本構成,或是來自馬剋.維內(Marc Vernet)主辦的討論電影中肖像畫的研討會(羅浮宮,1991),而之前在尚堤宜(Chantilly)也舉行過類似的會議(1987年6月)。這些思維乃是處於一個普遍的運動之中:雷濛.貝魯爾在《影像之間》 一書中開展論證錄像藝術乃是電影和繪畫間的辯證,並且和凱特琳.大衛(Catherine David)及剋裏斯汀.凡.艾許(Christine Van Assche)一起在龐畢度中心策畫《影像的過渡》(Passages de l’image)展覽(1990年9月至1991年1月)。於是,許多作者不再猶豫迴到古老的比較… 比較電影與拉斯科(Lascaux)史前壁畫或是伯裏公爵豪華時禱書手繪捲(Très Riches Heures du duc de Berry),或是撕不破的貝葉掛毯(Tapisserie de Bayeux)!

  最近這幾年,雅剋.奧濛以數本書為有關電影未來的思索留下印記。在他最晚近的著作中,我特別要提齣兩本書:《現代?電影如何成為最獨特的一種藝術》及《電影還剩下什麼?》這兩本書的書名都是刻意地在世紀之交提問電影的行為(comportement),仿佛它是一個活生生的有機體。這是兩本傑齣和強有力的研究,毫無懷舊之情,並且以熱切之好奇想要瞭解未來的變化可能。我贊同其中的結論,而這些結論也激發我組成目前的文章閤集:「我很天真地相信,電影一點也沒有消失,也不是即將消失,但是這一、二十年來媒體、媒材及影像傳播和接收方式的改變,以相當大地程度重組瞭動態影像的領域。……一個人必須是這個世界的陌生人纔會無知於以下事實:影像在120年前獲得動態能力後,電影在今天隻是其中的顯現(manifestations)型態之一而已。……我認為電影就其最慣常的形式而言,說它已消失是遠離事實,而且在動態影像的各種齣現(apparaître)方式之中,它持續地突齣,因為它是某些價值組閤的排除性承載體。」

  在二十一世紀零零年代,阿蘭.弗萊雪(Alain Fleischer)在弗賀內瓦(國傢當代藝術工作室)擔任校長期間,有不可勝數的機會來驗証「影像的移動」(transport des images),並將其書寫電影和攝影的文本集結。在今天,他的三冊著作 對我來說就像是這段時期某種暫時性小結,在其中各種視覺藝術相互摩擦,其方式前所未見,然而或多或少可以和二十世紀20及30年代的躁動相提並論。

  這本書和我的實作方式相似,分佈於排片規畫和展覽策畫之間,它可能以一種評論上的輕鬆自在,將電影當作前文本(prétexte),也可能甚至仔細注意一個鏡頭的細節:比如一片雲或一個影子……於是,我時常由影片中脫齣,被理念帶動著,而它們之間的連結就像是一場「音節接龍」(Marabout-bout-d’ficelle)遊戲,最後仍會迴歸於影像的開展、剪接、速度、格律音步,而這是貼近地檢視其材料麵。而且,這方麵變得相當容易,因為電影已成為最能簡便翻閱的藝術品(objet d’art),而這是以其吊詭的本原(originale)形式,比如數位光碟或雲端下載 。

  是在觀看路易.弗雅德(Louis Feuillade)的《吸血鬼》(Les Vampires)影片時,我開始以看畫的方式來看電影。一個盧米埃風格的鏡頭突然使我脫離瞭人物及故事敘述:在前景有部電車偶然地(?)經過,遮住瞭吸血鬼中的一位。我看到的是影像中的其它地方,而我隻看到背景中的一位肥胖的女士,正在調整裙子及整理袋子中的物品。這個影像使我想到費南.雷傑(Fernand Léger)在其《機械芭蕾》(Ballet mécanique)中的上樓梯段落,在其中雷傑不斷擴張和重複一個鏡頭,在其中一個女人帶著洗衣袋在上樓梯。由於我停駐於影像的這個細節,我由弗拉德跳到雷傑,其原則乃是羅蘭.巴特(Roland Barthes)詮釋尼可拉.德.史代額(Nicolas de Staël)時,把他的畫當作塞尚畫中的五平方公分的擴大版。在影片中,我受到瞭我將之稱為片中事件所產生的造形性質所引誘:一部電車開過,背景中一位顯然未受到事先提醒的肥胖女士,這一連串的事件使得我在影片中自在神遊,就像在看一張繪畫中的形像,不論那是具象的或抽象的... 是否應該在影像的這種動態模式裡看到我[後來]喜好以展覽來讓它發生?

  我愛好思考一種電影鏡頭,它像是在自行運轉的攝影機前,由意外事件產生的,並且承載著羅塞裏尼-巴贊式的神聖顯現(épiphanie rossellino-bazinenne)。然而,我也相信相反的步驟,那是由眼睛來建構及製造影像,並不會等待鏡頭帶來意外而使它狂喜。我不隻會任由自己被那闖入景框的事物「帶齣常軌」(exorbiter)。我迷戀著那些使我感到迷惑的細節,忘記瞭敘事中的主題,雖然那是導演邀請我主要加以注意的。在這裡,絲毫不是漠然,而是在影片之前經常感受到的厭倦,使得我時時抬起雙眼觀察雲朵的變形,由一個鏡頭到另一個鏡頭。

 

用戶評價

评分

這本書的「造形藝術」標籤,還讓我聯想到對「觀看行為」本身的深度反思。在今天的串流媒體時代,電影已經被極度碎片化和便利化瞭,我們經常在手機上完成一次「觀看」。我猜測,這位館長必然會對此抱持一種深沉的憂慮,並試圖透過本書來挽救「儀式化觀看」的價值。他可能會探討,為什麼在資料館的大銀幕上,電影的物理存在感(光線、噪點、銀幕的尺寸)是其藝術完整性不可或缺的一部分,這種體驗是數位檔案庫無法複製的。這不僅是關於保存技術的問題,更是關於媒介的本體論。如果書中能提齣一套強而有力的論點,來捍衛影院空間作為一種「共構經驗」的必要性,我會認為這本書的當代價值無可限量。它將迫使每一位熱愛電影的人,重新思考「什麼是真正的電影欣賞」,並可能引發一場關於媒介未來走嚮的深度辯論。

评分

這本書的標題簡直就是一場智力上的探戈,它暗示著一場關於「跨界」的宏大敘事。重點在於「龐畢度中心策展人」這個身份的加持,這可不是尋常的電影人能擁有的視角。龐畢度,那座建築本身就是一場挑戰傳統的宣言,充滿瞭工業美學和先鋒精神。所以,我完全預期本書會用一種極具批判性和顛覆性的角度來解構電影的物質性與觀念性。它可能不會滿足於討論敘事技巧,而是會深入到膠片本身的化學反應、放映機的機械運轉,甚至是如何在一個充滿爭議的當代藝術場域中,為電影爭取應有的歷史地位。我猜想,書中會有大量關於材質、空間感和時間感的哲學思辨,也許會將塔可夫斯基的鏡頭運動與安迪·沃荷的重複疊印進行對比,或者探討某位法國新浪潮導演對杜象現成品的挪用。這種跨越學科邊界的思維碰撞,纔是真正讓人興奮的地方,它強迫我們跳齣「看電影」的慣性,去「拆解電影」這門綜閤藝術的內在骨架。

评分

坦白說,對於這種重量級人物撰寫的迴憶錄或理論集,我最期待的是其語言風格的張力。我希望它不是那種高高在上、充滿學術術語的「大師之音」,而是充滿瞭真實情感和經歷的敘述。畢竟,從一個堆滿老舊膠片的檔案庫,走到聚光燈聚焦的國際藝術雙年會,中間的轉變必然伴隨著無數的掙紮、爭論和激動人心的發現。我渴望讀到那些關於「修復失敗」的挫敗感,或者在某個關鍵時刻,當他第一次看到某部劃時代作品的原始膠片時,那種靈魂被震撼的瞬間。如果書中能細膩地描繪齣與那些電影巨匠(或許是戈達爾、或許是特呂弗本人)私下的對話片段,那就太棒瞭。這種「人味兒」的展現,能讓冰冷的藝術史變得鮮活起來。我期待看到一種充滿激情的、甚至是略帶浪漫主義色彩的筆觸,來描繪這趟藝術朝聖之旅,而不僅僅是枯燥的論證。

评分

從讀者的角度來看,這本書最吸引人的地方,在於它承諾提供一條窺探「幕後決策者」思維的路徑。法國電影資料館的館長職位,意味著對電影文獻和歷史的守護責任;而龐畢度中心的策展經驗,則代錶著對當代先鋒藝術的引領和重塑。這兩者結閤,形成瞭一個極其獨特的觀察點——既是歷史的守護者,又是未來的塑造者。我十分好奇,當麵對館藏中那些亟待修復和重新詮釋的「古董」時,他會用哪些當代藝術的語彙來賦予它們新的生命力?書中想必會詳細描述那種在「保存的責任」與「創新的驅動」之間的拉扯與平衡。例如,當他將一部被遺忘的實驗電影放入龐畢度的大展廳時,他內心如何處理這種空間轉移帶來的意義變化?這本書不隻是給電影迷看的,它更像是一本寫給所有藝術行政人員、博物館學者以及所有對「文化權力」運作感興趣的人的指南,揭示瞭如何透過策展實踐來建構一部「活的」藝術史。

评分

哇,光是書名《電影是一門造形藝術:法國電影資料館館長暨龐畢度中心策展人的跨藝術之旅》就讓人心頭一熱,充滿瞭對知識和美學探索的渴望。這本書的作者顯然不是那種隻會規矩地坐在放映室裡,對著銀幕發呆的影評人。那種「造形藝術」的提法,立刻將電影提升到瞭一個雕塑、繪畫甚至建築的維度。我猜測,書中必然會深入剖析光影如何在二維空間中創造齣三維的錯覺,探討鏡頭語言如何如同畫筆般勾勒齣情感的輪廓。我特別期待看到作者如何將法國電影資料館的豐富館藏,特別是那些早期、難以觀賞的膠片珍品,轉化為當代藝術實踐的養分。畢竟,從典藏到策展,這中間需要極高的學術功底和策展視野。想像一下,當我們談論某部黑白經典的構圖時,作者會不會自然而然地引申到立體主義的平麵切割,或者包浩斯的結構美學?這絕不是一本按部就班的電影史,而是一次橫跨時間與媒介的視覺盛宴的邀請函,讓人迫不及待想翻開扉頁,跟著這位大師的步伐,重新審視那些被我們視為理所當然的電影場景。

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度google,bing,sogou

© 2025 ttbooks.qciss.net All Rights Reserved. 小特书站 版權所有